ВИЗАНТИЯ И РОССИЯ. НЕВИДИМОЕ В ВИДИМОМ.

В ГАЛЕРЕЕ ЭСКО (ПРОСПЕКТ МИРА, 14 ) ПРЕДСТАВЛЕН НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ «РЕКОНСТРУКЦИЯ ТРАДИЦИОННЫХ МЕТОДОВ ПРОПОРЦИОНИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ ЦЕРКОВНОМ ЗОДЧЕСТВЕ».
АВТОРЫ ПРОЕКТА — МАРГАРИТА ГОРОДОВА, ВЛАДИМИР ЛАРИОНОВ, МАРИНА ВЕНГЕРОВА ПРЕДСТАВИЛИ ФОТОГРАФИИ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕДИЦИЙ В КОНСТАНТИНОПОЛЬ, НА АФОН И ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД.
ВЫСТАВКА, КАК И САМ ПРОЕКТ ОКАЗАЛИСЬ ИНТЕРЕСНЫМИ НЕ ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛАМ, НО И САМОМУ ШИРОКОМУ КРУГУ ЗРИТЕЛЕЙ.

ОДНА ИЗ АВТОРОВ ПРОЕКТА "ВИЗАНТИЯ И РОССИЯ. НЕВИДИМОЕ В ВИДИМОМ" МАРГАРИТА ГОРОДОВА

«ДРЕВНЕРУССКОЕ ДУХОВНОЕ И КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ ГЛУБОКИМИ КОРНЯМИ УХОДИТ В ХРИСТИАНСКУЮ ВИЗАНТИЙСКУЮ ТРАДИЦИЮ, — ПОЯСНЯЕТ УЧАСТНИК ПРОЕКТА РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ПО ИССЛЕДОВАНИЮ ПАМЯТНИКОВ РУССКОЙ АРХИТЕКТУРЫ МАРГАРИТА ГОРОДОВА, — «СОВРЕМЕННЫМ СОЗНАНИЕМ, — ГОВОРИТ ОНА, — ЭТО ЕДИНСТВО СЧИТЫВАЕТСЯ НА ЭМОЦИОНАЛЬНОМ И РАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ. ВСЯКОЕ НАЧАЛО ТВОРЧЕСКОГО ПРОЦЕССА СВЯЗАНО С ПОИСКОМ ОСНОВЫ, ИДЕИ, ПОНИМАНИЯ ЗАКОНА ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА… ЧИСЛО И МЕРА СТАЛИ ТРОПИНКАМИ, КОТОРЫЕ ПРИВЕЛИ НАС К ВОПРОСАМ КАНОНА В АРХИТЕКТУРЕ».

В РАМКАХ ПРОЕКТА БЫЛО ВЫПУЩЕНО СПЕЦИАЛЬНОЕ ИЗДАНИЕ, В КОТОРОЕ ВОШЛИ СТАТЬИ УЧАСТНИКОВ ПРОЕКТА, УНИКАЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ АРХИТЕКТУРНЫХ ПАМЯТНИКОВ, РИСУНКИ И ЧЕРТЕЖИ, СХЕМАТИЧНО ОБЪЯСНЯЮЩИЕ СУТЬ ПРОЕКТА, А ТАК ЖЕ РЕПРОДУКЦИИ КАРТИН ХРАМОВ, НАПИСАННЫХ ИЗВЕСТНЫМИ РУССКИМИ МАСТЕРАМИ.

Композиция ВО СЛАВУ БОЖИЮ ПРОСИЯВШИ проект "ВИЗАНТИЯ И РОССИЯ. НЕВИДИМОЕ В ВИДИМОМ".


«В ХРИСТИАНСКОМ ИСКУССТВЕ СИМВОЛИКА СЛУЖИТ ПРЯМОЙ СВЯЗЬЮ ЗЕМНОГО С НЕБЕСНЫМ, — СЧИТАЛ ИССЛЕДОВАТЕЛЬ ДРЕВНЕРУССКИХ ГОРОДОВ, АРХИТЕКТОР МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ КУДРЯВЦЕВ, — «ЧЕРЕЗ СИМВОЛЫ ЧЕЛОВЕКУ ДАЕТСЯ ПОНЯТИЕ О НЕПОСТИЖИМЫХ ГОРНИХ МИРАХ И ЗАКОНАХ. КРУГ СИМВОЛОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ В ПРАВОСЛАВНОМ ХРИСТИАНСТВЕ, НАИБОЛЕЕ РАЗВИТ И МНОГООБРАЗЕН. БЛАГОДАРЯ ЭТОМУ ОБРАЗУЕТСЯ ОРГАНИЧЕСКОЕ СЛИЯНИЕ ВСЕХ ЯВЛЕНИЙ ВИДИМОГО И НЕВИДИМОГО МИРА, ПРОЯВЛЯЕТСЯ ВСЕ ПРОНИЗЫВАЮЩАЯ БОЖЕСТВЕННАЯ ВОЛЯ, ВОПЛОЩАЮЩАЯСЯ В БЕСКОНЕЧНОМ ТВОРЕНИИ. СИМВОЛИКА НЕ СРОДНИ АЛЛЕГОРИИ. ЧЕРЕЗ СИМВОЛЫ ПРОЯВЛЯЮТСЯ ДЕЙСТВИЕ СИЛЫ (ЭНЕРГИЙ) ОБОЗНАЧАЕМЫХ ИМИ ПЕРВООБРАЗОВ, НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ЗНАЕТ ЛИ ТОТ ИЛИ ИНОЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЧЕНИЕ СИМВОЛА. ТАКОВО ЖЕ И ДЕЙСТВИЕ СИМВОЛИЧЕСКИ ОРГАНИЗОВАННОГО ПРОСТРАНСТВА НА ДУШУ И РАЗУМ ЧЕЛОВЕКА. ПОЭТОМУ ЗНАНИЕ СИМВОЛИКИ ХРИСТИАНСКОГО ИСКУССТВА НЕ ТОЛЬКО ПОЗВОЛЯЕТ ПОНЯТЬ ДРЕВНЮЮ КУЛЬТУРУ И МИРОВОЗЗРЕНИЕ, НО И ПРИОБЩИТЬСЯ К ДРЕВНИМ СВЯТЫНЯМ, КАК ПРОЯВЛЕНИЯМ БОЖИЕЙ БЛАГОДАТИ, В КАЖДОМ ХРАМЕ, МОНАСТЫРЕ ИЛИ ГОРОДЕ… »
(ИЗ ИЗДАНИЯ К ПРОЕКТУ «ВИЗАНТИЯ И РОССИЯ. НЕВИДИМОЕ В ВИДИМОМ»).


Далее

АННАМУХАМЕД ЗАРИПОВ В ГАЛЕРЕЕ «НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ»

В ГАЛЕРЕЕ «НА ЧИСТЫХ ПРУДАХ» (Чистопрудный б-р, 5/10) ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВЫСТАВКА АННАМУХАМЕДА ЗАРИПОВА.


Далее

«ВИДЫ НА КРЕМЛЬ». Новый выставочный зал в Москве.

Геологический Музей им. В.И. Вернадского превратил свой Колонный зал с прекрасными видами на Московский Кремль в площадку для художественных экспозиций и музыкальных проектов. В эти дни в Музее проходит выставка русских художников — классиков и современников, объединенных жанром городского пейзажа и любовью к Москве, к истории города и России.

ЮРИЙ МАЛЫШЕВ, директор Геологического музея им. В.И. Вернадского: «Музей начался более 250 лет назад с коллекции уральских заводчиков Демидовых, подаривших Университету свое богатое собрание уникальных минералов, на образцах которых еще учился Ломоносов. Меценаты и сегодня поддерживают Музей, и благодаря их участию Музей не только пополняет коллекцию, но и преображается. Появление этого выставочного зала — продолжение традиций».

Наши современники живут в интересное для творчества время, когда искусство развивается во многих направлениях и стилях. Но, не смотря на бурную художественную жизнь в Москве, выставочных площадок не хватает, чтобы представить все разнообразие произведений современных мастеров. Вице-президент Творческого союза художников России живописец Евгений Ромашко представил в этой экспозиции несколько работ.

ЕВГЕНИЙ РОМАШКО, вице-президент ТСХР: «Меня всегда вдохновлял Каналетто, который прославил свой город в своих картинах, и с тех пор путешественники и современные туристы стремятся увидеть Венецию во многом благодаря этому художнику. Москва не менее живописна и так же вдохновляет, и я как и многие другие художники каждый год пишу несколько картин с видами Москвы. Некоторые из них — на этих стенах».

Теперь наряду с возможностью увидеть постоянную экспозицию, а так же тематические и научные выставки Геологического Музея, посетители могут знакомиться в его стенах с художественной и музыкальной культурой.

ОЛЬГА ДЬЯЧКОВСКАЯ певица, лауреат международных конкурсов: «В следующем году Музей открывает масштабный проект, в котором музыка и изобразительное искусство будут представлены в картинах старых мастеров, молодых и известных художников, а так же лучших музыкантов столицы. Колонный зал Геологического музея имеет прекрасную акустику, все жанры музыкального искусства войдут в предстоящий на площадке музея художественно-музыкальный фестиваль — от барочной музыки до самых современных молодежных пристрастий. Тематические вечера от барокко до рока — так называется наш музыкальный фестиваль, который планируется проводить в стенах Музея».

Особенной достопримечательностью этой выставки являются картины великих русских художников начала ХХ века-Василия Кандинского, Любови Поповой. Подобная возможность увидеть произведения выдающихся мастеров из частных коллекций явление исключительное уже потому, что большинство работ хранящихся в частных собраниях зачастую бывают скрыты не только от глаз широкой публики, но и выходят из поля зрения искусствоведов.

Выставка «Виды на Кремль» иллюстрирует вечный поиск художников, объединенных во все времена устремленностью к гармонии в искусстве и представлениями о прекрасном.
Экспозиция продлится до 27 декабря.


Далее

Александра Загряжская. АРТ МАНЕЖ 2011

Экспозиция АРТ МАНЕЖ 2011 представила 60 участников — галереи из Москвы, Санкт-Петербурга, российских городов, а также Украины, Болгарии, Италии и Израиля.
Ольга Марутян, куратор выставки: «Мы стараемся каждый год задать какую-либо тему и сегодня эта тема – фигуративное искусство, и несмотря на то, что авторы представили как всегда все направления и жанры, на каждом стенде есть работы, представляющие фигуративное искусство. Особенного внимания заслуживает некоммерческий проект «Конфигурация человека». Он посвящен персональным проектам шести художников с разными эстетическими взглядами, работающих в совершенно разных живописных манерах, но при этиом остающихся в рамках традиционного фигуративного искусства. «КОНФИГУРАЦИЯ ЧЕЛОВЕКА» — это проект АРКАДИЯ ПЕТРОВА, РУСЛАНА ВАШКЕВИЧА, МИШИ ЛЕВИНА, НАТАЛЬИ ГЛЕБОВОЙ, ЕКАТЕРИНЫ КОРНИЛОВОЙ, СЕРГЕЯ ШЕРСТЮКА.


УРИ ДУШИ известный израильский художник и скульптор, постоянно экспериментирующий с новыми стилями и методами создания произведений. Его картины-коллажи в сложной технике, сочетающей фотографии и живопись, цитируют идеи известных мастеров в новой интерпретации автора и отправляют зрителя в пространство мистической реальности, в которой узнаваемые пейзажи предстают во всем величии не только архитектурных масштабов но и своих метафизических значений. «ГЕНЕТИЧЕСКАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ» – так назван проект галереи АртХолдинг ТАТЬЯНЫ НИКИТИНОЙ, – поясняет искусствовед АУРЕЛИЯ ТАЛИ.

АУРЕЛИЯ ТАЛИ, искусствовед, участник выставки: «Генетическая устойчивость — это то подсознательное, что прослеживается в творчестве художников. Задача данного проекта заключается в том, чтобы показать, что в каждом художнике, независимо от его принадлежности стилистике, школы, которой он следует, присутствует национальное начало, не явное, когда культура страны становится во главе угла, а подсознательное, скрытое влияние природы, воздуха места, где он живет, людей, традиций на творчество художника.

Феномен голландского художника УИЛФРЕДА искусствоведы видят в сочетании его европейской генетики и восточного мироощущения. УИЛФРЕД родился в Шанхае, где посещал художественные школы, отсюда его созерцательность, двойственность образов, стремление к познанию внутренней сущности, свойственной культуре Востока

АУРЕЛИЯ ТАЛИ, искусствовед: «Уилфред живет и работает в Европе, но до 18 лет жил в Азии, в таком регионе, где сочетается европейская культура и традиционная китайская».
Сейчас УИЛФРЕД создает классические европейские пейзажи и абстрактные работы, но в тех и в других его работах прослеживается культура китайского классического пейзажа и каллиграфии китайской, что видно в построении линий, и динамики цвета, хотя он и не исповедует восточную традицию специально в своей живописи».

С творчеством АРОНА БУХА связана деятельность галериста ЕЛЕНЫ ЯКОВЛЕВОЙ, которая бесконечно влюблена в картины, представленные ею в Арт манеже на стенде «МУЗЕЙ АРОНА БУХА».

ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, галерист: Арон Бух, не смотря на свою экспрессивность художник необычайно тонкий и ранимый. Была ситуация, когда однажды на своей персональной выставке Арон Бух подарил МОСХУ сто своих полотен, а МОСХ, отобрав пять из них, забыл их приехать и забрать по окончании экспозиции. Тогда Арон Бух собрал все подаренные им полотна у своей мастерской на Вавилова и сжег их в мусорных контейнерах. Тогда в начале восьмидесятых его знали все, но не все его понимали и не принимали. Его живопись на уровне рембрандтовской светящейся, глубокой. А наша встреча с ним несколько изменила его движения на холсте. Он всегда желал исцелить людей цветом, и тот посыл, который он вносил на холст, сегодня к нам возравщается. Я вижу как зрители просто хотят постоять рядом с его картинами, набраться энергией, светом, здоровьем».

Еще в начале 90-ых, когда художники России и стран СНГ утратили возможность представлять свое творчество на традиционных Всесоюзных экспозициях, многие энтузиасты в то время, отправляясь в творческие командировки или приглашая художников в Москву, помогли талантливым художникам не потеряться в новом времени. Именно тогда галеристы составили значительную часть своих коллекций или положили начало собраниям мастеров оказавшихся без заслуженного внимания. Сегодня значительна не только музейная деятельность в этом направлении, но и роль частных галерей в сохранении связей и единства художественного пространства.

КИРА КРЕЙН, арт директор галереи ТНК АРТ: «Конечно нельзя недооценивать роль частных галерей в сохранении русских реалистических традиций в живописи, которые живы и развиваются и сегодня, несмотря на то, что, конечно на фоне интереса к актуальному искусству реалистическая школа живописи зачастую остается в стороне».

Галерея ТНК АРТ сотрудничает с лучшими современными художниками из разных регионов России. Проект галереи «Отраженная актуальность» представляет широкий диапазон стилей и направлений, развивающихся в русском современном искусстве.

УЛУГБЕК МУХАМЕДОВ – наш современник, но его работы, рисующие неспешную жизнь древнего Востока, кажутся произведениями старой школы. И сегодня на Востоке еще можно узнать подобные картины, если смотреть на мир взглядом художника, – поясняет галерист ОЛЬГА ПОЛУЭКТОВА.

ОЛЬГА ПОЛУЭКТОВА, искусствовед: «Улугбек Мухамедов художник иранского происхождения, родился в 1961 году, живет в Бухаре, учился в Академии художеств в Ташкенте. Это мастер с удивительно богатым внутренним миром, видит детали, которые не бросятся в глаза путешественнику, смотрящему на мир глазами туриста, надо жить в этой атмосфере, чтобы так точно ее передать».

АКВАРЕЛЬ УЛУГБЕКА МУХАМЕДОВА

«УЛУГБЕК МУХАМЕДОВ изучил и воспринял весь пласт восточной культуры, изображает восточный быт, уют, пишет в старинной технике, тонируя бумагу чаем по древней китайской традиции. Его работы очень теплые, повествовательные, в них очень много воздуха и пространства, несмотря на то, что они миниатюрные. В его изображениях беседующих старцев в челмах, чайных домов, рынков, базаров, караванов в пустыне, мечетей ощущается теплота и неспешность вязко-тягучего востока».

Искусствоведы отмечают филигранную технику в работах УЛУГБЕКА МУХАМЕДОВА и способность художника малыми художественными средствами передать глубокое содержание, раскрыть суть сюжета. Благодаря сложной технике акварели — технике «черного чая», в которой автор работает более десяти лет, образы на его рисунках кажутся полупрозрачными, но от того не менее значительными. Одно из уникальных свойств акварелей УЛУГБЕКА МУХАМЕДОВА состоит в том, что его работы, миниатюрные по размеру, воспринимаются как масштабные полотна, благодаря монументальности происходящего, не смотря простоту повествования сюжетов. Эти противоречивые парадоксы составляют одну из художественных интриг акварелей и рисунков тушью УЛУГБЕКА МУХАМЕДОВА.

КИРИЛЛ ПРОТОПОПОВ — использует собственные технологии в создании скульптур, применяя к традиционной бронзе ювелирные и живописные техники. Его серия «Люди» представляет философские сюжеты в сложносочиненных в техническом плане, выразительных образах. Скульптуры КИРИЛЛА ПРОТОПОПОВА, представленные в экспозиции АРТ МАНЕЖ 2011 на стенде ГАЛЕРЕИ 3D: «ЧЕЛОВЕК С ГОРНОМ», «ЛЕТАЮЩИЙ ЛЕВ», «ИДУЩИЙ С КРЫЛЬЯМИ».

КИРИЛЛ ПРОТОПОПОВ, скульптор: «Человек с горном» — это работа из последней моей коллекции «Люди». Вдохновением к созданию ее послужила история города Иерихона. По библейскому преданию, стены Иерихона рухнули от звуков труб завоевателей, город, который трижды обошли, трубя в горны, был взят, и идея здесь воплощена такая – соединить движение со статикой, я постарался выразить это в скульптуре, в этой форме.

Скульптура «Летающиий лев», фигура которого символизирует метафизическую связь неба и земли. Использование бронзы различных тонировок, не только делает произведения КИРИЛЛА ПРОТОПОПОВА особенными в эстетическом плане, но и имеет значение для их глубокого философского восприятия.

Кирилл Протопопов, скульптор: «Бронза имеет благородное свойство покрываться патиной, и в старых работах архаичность, как бы естественная, и это придает им еще большую декоративность и глубину времени. Искусство вечно и никогда не прерывается, я стремлюсь показать связь древнего искусства с современным, поэтому выбираю некоторую архаичность форм, как будто выкопанных из земли фигур, я специально делаю такую тонировку, чтобы создавалось впечатление состаренной поверхности, подчеркивающей связь времен».

Скульптура «Идущий с крыльями» была создана в 1993 году и является произведением раннего периода серии «ЛЮДИ».

В этом году выставка АРТ МАНЕЖ, представляющая традиции и последние тенденции в современном искусстве еще раз подчеркнула особенное возрождение зрительского интереса к скульптуре. Все больше известных скульпторов принимают участие в экспозициях МАНЕЖА, на стендах которого можно увидеть станковую скульптуру известных мастеров монументального искусства.

Скульптура Александра Таратынова, галерея 3D

«В отношениях между мужчиной и женщиной приходится чем-то жертвовать», – утверждают авторы проекта «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». «Какую цену мы готовы платить за наши страсти желания?» – спрашивают персонажи их произведений. «Молчание ягнят» – это первый совместный проект двух молодых московских художников АНАСТАСИИ КУЗНЕЦОВОЙ-РУФ и ИВАНА КОРШУНОВА. Проект рассматривает тему человеческих отношений, сути которых не меняются издревле, но для авторов было важно, чтобы зритель их картин понимал – действие происходит здесь и сейчас.

ИВАН КОРШУНОВ, художник: «С одной стороны, тема отсылает нас к известному кинематографическому образу, в другой — уходит корнями к далекому прошлому, как некая попытка осовременить евангельский сюжет».

Чистые линии, геометрические формы Мондриана до сих пор будоражат воображение художников, и на основе художественных открытий предшественников наши современники составляют собственные представления. Абстрактное и фигуративное искусство удивительным образом дополняют здесь друг друга, подчеркивая достоинства каждого из изобразительных языков, – поясняют кураторы этого проекта, – так же как обогащается искусство, превращаясь посредством дизайна в неотъемлемую часть жизни. Используя современные технологии, авторы проекта «ПОСВЯЩЕНИЕ МОНДРИАНУ» стремятся возвысить жизнь человека до высокого искусства, окружив его предметами, имеющими индивидуальность.


Далее

ОМАР ГОДИНЕС. ФЕРНАНДО ХИМЕНО ПЕРЕС. ОБЩИЙ ГОРИЗОНТ. «СЛИЯНИЕ ИСТОКОВ». Выставка в Мастерской Рябичева 8 926 524 12 47

Они разговаривают на родном испанском, не смотря на то, что родились на разных континентах, кубинский художник Омар Годинес и испанский художник Фернандо Химено Перес. Испания и Куба разделены океаном, но одни и те же слова передают чувства и мысли их народов.

Художник Омар Годинес

«Между нашими странами существует нечто большее, чем общение на одном языке, — говорят художники, — некая непреодолимая связь, возможно то, что называется зовом крови, родством душ».

Художник Фернандо Химено Перес

Эту идею авторы

представляют в выставочном проекте «Слияние истоков», посвященном году Испании в России. Выставка иллюстрирует как, несмотря на синтез национальных культур, характерных и для Испании и для Кубы, произведения этих художников питают общие корни, и в основе их художественных образов, при всем разнообразии композиций, присутствует единая, объединяющая их составляющая.

Выставка состоится при поддержке галереи «Александр» в Творческой мастерской Рябичевых.

Аккредитация СМИ: 8 926 524 12 47
sasha.vkt@mail.ru


Далее

Интерактивная мультимедийная выставка That’s Opera!

Москва встречает мировое выставочное турне проекта That’s Opera! с ноября 2011 года по апрель 2012 года в Государственном центральном музее музыкальной культуры имени М. И. Глинки (ул. Фадеева, 4).
Вернисаж состоится 17 ноября в 18.00

Министерство культуры РФ, Государственный центральный музей музыкальной культуры имени М. И. Глинки, музыкальное издательство RICORDI (Милан) представляют российскую премьеру известного международного проекта That’s Opera!
Интерактивная мультимедийная выставка That’s Opera! крупнейшего музыкального издательства Италии проходит в формате мирового турне с 2008 года. Москва станет единственным российским городом, жители и гости которого смогут совершить незабываемое путешествие в пленительный мир итальянской оперы.
Показ проекта издательства RICORDI в российской столице именно в этом году не случаен и как нельзя лучше вписывается в рамки года культурного обмена Россия — Италия. Ведь опера — это вид искусства, который по праву считается визитной карточкой итальянской культуры.
Выставка That’s Opera! приглашает погрузиться в мир оперных страстей, знакомит с тем, как рождается спектакль, как он живет, развивается, а затем остается в истории.

Выставка в Музее музыкальной культуры им.М.И.Глинки

Контактные лица (ГЦММК им. М.И.Глинки):
Елена Давыдова 8 916 043 94 13
Мария Григораш 8 916 589 02 09
Аккредитация СМИ по тел.: (495) 739 6226, доб. 166
e-mail: glinka.museum.pr@gmail.com
pr@glinka.museum


Далее

22 НОЯБРЯ В МАРХИ ОТКРОЕТСЯ ПЕРСОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА ПРОФЕССОРА ВИКТОРА ОРЛОВСКОГО

На ранних этапах творчества у него находили много общего с Леонардо Да Винчи и Пикассо. Позднее его называли российским Дали и наследником Щусева. Но возможно главным его достижением является создание в наше неоднозначное время принципиально нового направления в искусстве – Космопластицизм. Его работы, выполненные на холсте и бумаге, обращены в будущее. Это своего рода проекты грандиозных космических инсталляций, которые реализовать в натуре возможно только при мощных технологиях будущего, в условиях активного освоения космоса. Возникновение космопластизма в искусстве очевидно возможно только на стыке фундаментальных человеческих сфер архитектуры и искусства.

Как известно, архитектура – это зеркало цивилизации, искусство – ее душа. Бывают эпохи, когда архитектура и искусство меняются местами (как это было в начале двадцатого века) либо органично сливаются (к примеру в эпоху ренессанса). Именно в силу того, что профессор В.Ф. Орловский работает в сфере архитектурной практики и в сфере искусства, здесь на стыке этих профессий и сформировалась авторская концепция космопластицизма. В дальнейшем педагогическая деятельность в архитектурном институте позволила осмыслить космопластицизм в свете истории развития эстетических доктрин, осознать ценность масштаба и эстетики новых грандиозных пространств в искусстве 21 века. Искусство и архитектура на протяжении всей истории развития нашей цивилизации в своих лучших образцах создавали идеальные модели, на которые ориентировалось общество в своем развитии. В архитектуре это всевозможные трактаты, архитектурные фантазии, поисковые проекты идеальных объектов – храмов, городов(Альберти, Палладио, Пиранези, Булле, Леду, Корбюзье). В искусстве – произведения ориентированы на гармонию и духовные качества человека. Это картины Рафаеля, Леонардо Да Винчи, Караваджо, Тициана и многих других крупнейших художников.

В этих работах великих художников и архитекторах всегда присутствует мечта человечества, некая идеальная модель будущих цивилизаций. В двадцатом веке произошло резкое расширение границ искусства:
абстрактное искусство (Кандинский), супрематизм и неопластицизм (Малевич, Мондриан), хайтек в архитектуре, сюрреализм, метафизика и т.д. Но именно в 21 веке произошел качественный скачок в науке и технологиях, приведший к новому осознанию пространства в искусстве и архитектуре.

Профессор В.Ф. Орловский сформулировал 6 основных тезисов космопластизма:
1. Космический масштаб как феномен пространства 21 века, как новое измерение интеллектуальной пластической идеи космоса (от всепоглощающих градостроительных мегаполисов на земле, до фантастических новых пространств вселенной).
2. Искусство чистых форм, как синтез сложной пластической структуры космоса (от еометрических абстракций Платона до сверхподвижных пластичных форм новых технологий 21 века).
3. Макрокосмос в микрокосмосе и микрокосмос в макрокосмосе, как большое в малом и малое в большом (в малом элементе, будь то элементарная частица, капля pосы, лист дерева и т.д., всегда незримо присутствие космоса, как неотъемлемого качества произведения).
4. Направленный футуризм, устремленность в будущее как главная составляющая творчества (произведение искусства – произведение будущего).
5. Тайна мироздания как вечный двигатель, скрытый магнит, источник познания (в истинном произведении искусства всегда присутствует тайна).
6. Индивидуум как Творец, провокатор будущего, общественный раздражитель, стимулирующий развитие (человек — творец в центре вселенной, современные технологии, субъективное, личное творчество мгновенно превращают из частного во всеобщее, в универсальное, прекрасное, радикально меняющее всеобщее мировоззрение).
И масштабная программная композиция, и этюд земного пейзажа с деревом и озером, и зарисовки раковины или капли росы — все эти формы приобретают новые качества в свете космопластицизма как философско-эстетической всеобщей человеческой идеи гармонии мира.

Космопластицизм – это принципиально новая в искусстве философия, отражающая поиски гармонии и красоты в новом масштабе, в современных условиях развития земной цивилизации.
На выставке будут представлены различные этапы творчества В.Ф. Орловского. Это картины, проекты космических инсталляций, композиции, архитектурные фантазии, пленер, этюды, акварели, графика разных лет, а так же последние проекты и постройки культовых сооружений храмов, церквей и часовен.
На выставке так же будет представлен 1-ый за прошедшее столетие с 1917 г. архитектурный проект монастыря-мемориала, посвященного уже современному трагическому событию в новейшей истории России — битве в первые годы Великой Отечественной войны 1941 г. под Вязьмой, известной как «Вяземский котел», где погибло огромное количество наших соотечественников, но благодаря их мужеству и стойкости было выиграно время для укрепления Москвы и здесь же был осуществлен локальной прорыв наших войск. «Русской Голгофой» назвал Митрополит Кирилл эти события.
В активе профессора В.Ф.Орловского премии и дипломы за архитектурные проекты и художественные работы. Его произведения находятся в музеях и многочисленных частных коллекциях России и за рубежом (во Франции, Голландии, Германии, США, Японии др. стран).

ВЕРНИСАЖ ВЫСТАВКИ ЗАСЛУЖЕННОГО АРХИТЕКТОРА РОССИИ, ПРОФЕССОРА ГОСУДАРСТВЕННОЙ АКАДЕМИИ МАРХИ, ПРОФЕССОРА МЕЖДУНАРОДНОЙ АКАДЕМИИ АРХИТЕКТУРЫ, ЧЛЕНА МОСКОВСКОГО СОЮЗА ХУДОЖНИКОВ И АРХИТЕКТОРОВ ВИКТОРА ФЕДОРОВИЧА ОРЛОВСКОГО СОСТОИТСЯ 22 НОЯБРЯ В СТЕНАХ МОСКОВСКОГО АРХИТЕКТУРНОГО ИНСТИТУТА.



Далее

Галерея «Культпроект» представляет выставку «Монументы». Валера и Наташа Черкашины.

Из статьи кураторов галереи «КУЛЬТПРОЕКТ» ЮЛИИ МАНУСЕВИЧ И ИРИНЫ СОЛНЦЕВОЙ:

«Валера и Наташа Черкашины — художники-исследователи, накопившие значительный опыт прикосновения к пространствам больших городов и мегаполисов, культурных центров и столиц, расположенных в различных климатических и политических поясах. Галерея представляет московской публике результат их многолетних исканий, нашедший отражение в непрерывно развивающемся с 2008 г. проекте «Монументы». Основой, как бы отравной точкой замысла явились акварели, выполненные еще в 1985-1986 гг.. Они построены на тончайших отношениях монохромного письма с достаточно сильными свето-теневыми контрастами, где свет работает подобно софиту, ставя акценты на персонажах этих графических листов. Художники создали небывалые, невозможные, удивительные сюжеты, в которых возникают памятники людям и ситуациям, привлекшим их внимание».

ВЫСТАВКИ ГАЛЕРЕИ «КУЛЬТПРОЕКТ» ОТЛИЧАЮТСЯ ЦЕЛЬНОСТЬЮ И ОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ ТЕМ, СРЕДИ НИХ КНИЖНЫЕ, МУЗЫКАЛЬНЫЕ, ТЕАТРАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ЖИВОПИСЬЮ, СКУЛЬПТУРОЙ, ГРАФИКОЙ И ОБЪЕКТАМИ, В СОПРОВОЖДЕНИИ АРХИВНЫХ ЗАПИСЕЙ, ВИДЕО-ИНСТАЛЛЯЦИЙ,ИНТЕРАКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.
ПО ЗАКАЗУ ГАЛЕРЕИ БЫЛИ СДЕЛАНЫ ВИДЕО-ИНСТАЛЛЯЦИИ К ВЫСТАВКАМ ТОНИНО ГУЭРРА «МЕД ОСЕНИ», ВЫСТАВКЕ ОФОРТА «НЕЗРИМЫЕ ГОРОДА» ПРОСТРАНСТВО ГИПЕРТЕКСТА», ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ «ЮРИЙ КУПЕР.КАРМЕН» и другие. ГАЛЕРЕЯ «КУЛЬТПРОЕКТ» СОТРУДНИЧАЕТ КАК С КРУПНЫМИ МАСТЕРАМИ АРТ-СЦЕНЫ, ТАК И МОЛОДЫМИ ТАЛАНТЛИВЫМИ ХУДОЖНИКАМИ.

Валера и Наташа Черкашины с куратором галереи "Культпроект" Ириной Солнцевой

Даже искушенные в новейших технологиях профессионалы, всматриваясь в фотокартины Валеры и Наташи Черкашиных, задаются вопросом: «как они это делают?» Сложное многослойное изображение, где очертания фигур и предметов перетекают из одного в другое, создают интригующую динамику происходящего и тем самым, опровергают свойство фотографии, как застывшего мгновения. В стремительном ритме жизни, наши современники на снимках Валеры и Наташи продолжают движение в разных городах земли, в разных концах планеты, навсегда вошедшие в историю большого художественного проекта «Монументы».
«Когда мы начинали эту серию, — говорят авторы, — мы думали, что мы начнем снимать людей, и они будут все одинаковы, но оказалось, что именно люди создают особенную атмосферу города, объединенные одним временем, одетые в современную одежду — они остаются разными, и даже солнце в каждой стране – разное и оно сразу же все меняет. Рим – это Рим, Лондон – Лондон. Мы снимали на улицах, с узнаваемой архитектурой, и так совпадало, что большинство снимков людей в разных городах мира были сделаны на фоне зданий Нормана Фостера, и мы поняли, что даже не архитектура делает уникальным город, а именно люди».

Несколько лет Валера и Наташа Черкашины создают глобальный портрет современников. В городах, где живут миллионы жителей они снимают фоторепортажи по несколько часов в день, выбирая в потоке людей персонажей своих будущих работ. Эти художники никогда не назовут массу людей безликой толпой. Каждый из незнакомцев для иностранцев Валеры и Наташи становится близким человеком, ставшим центром их снимка.

Валера Черкашин: «Когда я для снимка выбираю из толпы кого-то одного, чем то меня поразившего простого человека, он для меня как представитель своего города, мне кажется, что за ним стоит история всех тех, кто идет рядом с ним по этой улице, и он, как самый «представительный» в ответе за них, и поэтому фигура человека, которого я снимаю, я чувствую, как набирается энергией мощной, это внутренне мое ощущение во время съемки».

На каждой из своих выставок, Валера и Наташа появляются «в образе». Их внешний вид продолжает экспозицию и превращает в перфоманс уже одно появление авторов. В этот раз Наташа поразила воображение своим костюмом.

Наташа Черкашина: «Мой костюм — моя давняя идея, мы знакомы с удивительным человеком Вилли Мельниковым, который знает больше ста языков, при том не только современных, но даже «мертвых». Он стихи пишет даже на тех языках, на которых наши современники уже не разговаривают. На моем костюме он написал прекрасные строчки таких стихов, вот (достает листок) «Откровение водопада — лишь старание богов скрыть их вглядывание в тебя». Это написано на фарси, есть американский английский, тибетский, форси, староисландский, все что он изобразил на костюме, он записал аккуратно на листке — что написано на правом рукаве, что на левом, я ношу этот листок с собой и читаю».

Наташа Черкашина в костюме с написанными на ткани стихами Вилли Мельникова

«На выставках, мне кажется, — говорит Валера Черкишин, — должен быть уголок для взрослых, чтобы они могли выразить себя и доиграть то, что не доиграли в детстве. Взрослые — те же дети, это мы меряем здесь возраст — годами, а для вселенной наш возраст вообще ничего, мы может быть и не вырастаем за это время, за 60 или даже за 100 лет человек ничего не приобретает, ну очень мало, исключение — религиозные люди, верующие православные или тибетские монахи, у них время по-другому течет, но это — избранные, а мы – обычные люди проживаем на земле очень маленькую жизнь с маленьким опытом, рождаемся детьми, и умираем детьми».

В одном из залов галереи Черкашины создали такую игровую комнату, где каждый из зрителей мог выбрать из любых предложенных предметов атрибуты для собственного памятника и запечатлеть свой образ для архива проекта «Монументы».

"Монумент" -- инсталляция с участием авторов выставки


Далее

В галерее «Дрезден» (Хрустальный переулок, д.1) искусствовед Слава Лен читает лекцию на тему:

«РЕ-ЦЕПТ-АРТ» – художественная парадигма третьего тысячелетия»
11 ноября в 18 ч. лекция доктора искусствоведения,академика Славы Лен


Далее

В выставочном зале ЭСКО (Проспект Мира, 14) открылась новая выставка ТСХР секции Арт-фото

ТИХАЯ ЖИЗНЬ НАТЮРМОРТА
Максим Киреев
Председатель секции Арт-фото ТСХР

Выставка «Арт-фото 2011. Тихая жизнь натюрморта» — очередная тематическая выставка секции арт-фото Творческого союза художников России. Почему же в этот раз фотохудожники решили обратиться к натюрморту?
Как показывает история фотографии, именно натюрморт оказался менее всего представлен в фотографическом искусстве, хотя именно с него эта история собственно и началась. Один из первых фотографических натюрмортов был сделан в 1829 году Жозефом Нисефором Ньепсом и состоял из бутыли, ножа, ложки, миски и буханки хлеба, лежащих на столе. И известный французский художник Луи Жак Манде Дагерр в 1837 году один из первых своих снимков также посвятил натюрморту. Это был довольно сложный натюрморт, составленный из произведений живописи и скульптуры.
Но, к сожалению, за годы существования фотографии натюрморт, как жанр фотоискусства, остался менее востребованным в отличие от своих живописных и графических собратьев. В количественном плане фотографический натюрморт сильно уступает другим жанрам, лишь эпизодически появляясь в творчестве того или иного автора. Поэтому идея собрать в одной экспозиции работы на тему натюрморта группы фотохудожников показалась интересной и с точки зрения раскрытия темы, и с точки зрения показа многообразия авторских подходов к решению художественной задачи, а также возможности анализа своей деятельности и сопоставления результата собственных поисков с достижениями коллег по творческому цеху.
На выставке представлены фотоработы, как уже состоявшихся фотохудожников, обладающих индивидуальным почерком и собственной стилистикой, так и тех, кто только начинает свой творческий путь в большом искусстве. Но всех их объединяет любовь к фотографии, желание делать хорошие, интересные снимки и делиться своими результатами с окружающими. Этим работам присущи и выразительность, и настроение, и неповторимая игра света и тени, и мастерская передача формы и фактуры предметов, и поэтичность изображения, и лаконизм композиционного решения…
Участники выставки относятся с полным пониманием к тому, что натюрморт представляет собой один из самостоятельных жанров фотоискусства, имеет свои задачи, свой круг тем и сюжетов, присущую ему выразительность и специфику изобразительного языка, и что средствами натюрморта могут быть решены более сложные художественные задачи. И просто запечатлеть скомпонованные вместе предметы кажется уже недостаточным. Важен не сам объект съемки как таковой, а то внутреннее понимание образа, которое он несет в себе и дает возможность выразить собственное видение мира. Ведь снимки этого жанра могут быть своеобразными картинами человеческой жизни и многое рассказать о невидимом в кадре человеке. Таким образом, значение натюрморта в фотографии выходит за пределы буквально переводимого термина — французского nature morte (мертвая природа) или немецкого stilleben (спокойная, тихая жизнь). Такие снимки свидетельствуют не только об изображенных на них предметах, в них просматривается «драматургия вещей», они живут отраженной жизнью человека.

Максим Киреев
Председатель секции Арт-фото ТСХР

"Мужской натюрморт" Елена Протчева


Александра Загряжская. Участник выставки:
Современность диктует стремительный ритм жизни, непрерывную смену впечатлений и событий, одним из которых стала и эта выставка. Но в ряду ярких, отражающих динамику времени, эта экспозиция отличилась особенной отстраненностью от всего суетного и приходящего. Чтобы составить натюрморт, нужно время – много времени, и особенное состояние неспешности. Отсюда и название выставки «Тихая жизнь натюрморта», отражающее, в том числе и суть происходящего во время съемки, когда автор доверяет предметам передать его настроение или чувства, когда вещи обретают способность молчаливо поведать историю и отразить волнующие душу переживания. Эта экспозиция представила самые различные по характеру изображения – от композиций, как бы спонтанных, составленных случайной ситуацией до философских масштабных постановок, отличающихся особенной глубиной замысла.


Екатерина Финогенова участница прошедшей летом персональной выставки в стенах ЭСКО, представила в экспозиции единственную работу, тонкую полупрозрачную, как акварель фотографию, привлекающую особенным нежным отношением художника к миру — трогательный сюжет, снятый ранней весной, когда солнце, падающее в окно кажется особенно желанным, а зелень олицетворяет возрождение природы. Натюрморт Екатерины с кочаном капусты назван «Ожидание».

Екатерина Финогенова: «Для меня натюрморт оказался очень интересным жанром, в котором мне понравилось работать, именно благодаря широкому пространству для выражения. И самое увлекательное в этой игре то, что простые предметы могут передавать сложные чувства и иметь собственные лица и прочтения».

Президент Творческого Союза Художников России Константин Васильевич Худяков создает композиции, в которых ярко выраженная художественная идея приглашает находить ассоциации и размышлять о значении запечатленных парадоксов и метаморфоз. Его сюжеты — интеллектуальная игра, Технические достижения во многом изменили развитие художественной фотографии и до сих пор вызывают споры профессионалов, выступающих за чистоту жанра с теми, кто широко использует компьютерные возможности в искусстве.

Константин Худяков Президент Творческого Союза Художников России:
«Конечно, ценность фотографии необработанной безусловна, но важно соблюдать чистоту жанра и концептуальную чистоту личного своего творчества, для меня фотография является прикладным жанром искусства, прикладным инструментом. Я делаю много-много снимков, а затем работаю с ними в 3D программах, что позволяет создавать композиции сложнее, чем может предоставить реальность».

Каждый из этих авторов, членов Творческого Союза Художников России – профессионал в своей сфере деятельности – в издательствах, в агентствах, на художественном поприще. Их работы – фотосессии и репортажи, художественные произведения — известны по многим реализованным проектам. В числе нескольких награжденных в этот вечер участников выставки фотографу Татьяне Новиковой вручили серебряную медаль за вклад в отечественную культуру.

Татьяна Новикова: «Да, мне очень приятна и эта награда и поздравления, для меня важно, что мою работу оценили, ведь для любого художника главное – реакция зрителей, и ответ на его творчество. Когда что-то создаешь, очень важно знать, что это нужно людям, что тебя понимают». Психологический портрет – жанр, в котором Татьяна Новикова особенно преуспела, и в ее натюрморте с тянущейся к зрителю веткой, кажется, воплощены душевные порывы самого автора.

Натюрморт с лимонами «Посвящение Караваджо» известного фотографа Ивана Борисовича Порто предваряет экспозицию и является ее визитной карточкой. Именно Иван Борисович Порто в свое время представил в нашей стране художественную фотографию как отдельный жанр, и благодаря его усилиям артфото официально признали областью искусства.

Максим Киреев: «Иван Борисович был председателем секции Артфото ТСХР и для многих он стал замечательным и другом и наставником и эта выставка состоялась сегодня в том числе и благодаря ему».

Камера с «Натюрморта со старым фотоаппаратом» Максима Киреева обращена «лицом» к зрителю, взгляд тянется к старому объективу, который видел тысячи лиц и событий черно-белой эпохи. И невольно хочется улыбнуться его глубине, как улыбаются доброму другу, как улыбались ему счастливые или грустные люди много лет назад. Максим посвятил эту серию натюрмортов с фотопредметами памяти самых дорогих людей.


Далее